Selección natural

Neotransformismo:
reformar el
género

Malva Disco

Exploraremos el drag, o ‘neotransformismo’, observando la creación de personajes travestís de distintos géneros, lo que nos ayudará a reflexionar sobre los estereotipos, impulsar nuestra liberación personal y fomentar la inclusividad.

¿Cómo se expresa una mujer? ¿Y una persona andrógina? ¿Y un hombre? ¿Qué se puede extraer de estas expresiones para crear una vis artística? ¿Y para tratarnos mejor? Aprende a relacionarte con estas ideas para aplicarlas al arte ¡o a tu vida! Exploraremos la expresión y los roles de género para aplicarlo a la práctica escénica. Desgranaremos qué es el drag, o neotransformismo, mediante la creación de personajes. Reflexionaremos sobre los clichés, impulsaremos una liberación personal y fomentaremos la inclusividad desde la creatividad.

Ven a poner a prueba tus prejuicios en este cursillo con la persona que impulsó el primer colectivo interseccional travesti de Murcia, el «Bancal de Candanga», y cocreó la revista travestí «HuertaVisión». Aprende sobre expresión corporal, maquillaje y vestuario. Descubre una forma de navegar los estereotipos que te haga mejor persona.

3 / 10 / 17 / 24 Noviembre – 17:00 – 19:00h.
Precio: 85€
Aforo: 10 personas.
Lugar: Auditorio Sala Molinos del Río

Malva Disco

Malva Disco, artivista del género.

Esta medio cordobesa, medio murciana —medio culta, medio marrana— es el ejemplo viviente de que «las señoras podemos llevar pelos donde nos dé la gana». Se se licenció en las universidades de Granada, John Moores (Liverpool) y Aix-Marsella y es máster en comunicación, márketing y relaciones públicas por la UOC. Ha continuado educándose de manera informal en artes escénicas con Sophie Thirion, entre otras, y es autodidacta en estilismo, maquillaje y confección. Ha habitado urbes como París, Londres, Barcelona, Córdoba o Murcia y hace veinte años ya de su primer voluntariado LGTBIQ+. Sus labores son traductriz de día y mocatriz de noche.
Malva se pasó leyendo sobre feminismos y en un momento determinado su mente evolucionó, alejándose del estereotipo de «hombre». Su necesidad de desatar una creatividad disidente de género y sin miramientos hizo que empezara pintándose la cara y poniéndose pelucas de fiesta, pinchando en actividades reivindicativas y en la escena alternativa de Murcia, para continuar actuando en distintos espacios de Madrid, Barcelona o Berlín. Desde su participación en el Festival de Artes y Diversidad celebrado en el Centro Párraga o en la ya asentada noche «Furia Queer» de Barcelona, hasta vernissages, celebraciones locales del Orgullo LGTBIQA+ y acciones reivindicativas del Orgullo Crítico de Murcia, siempre ha trabajado desde la reflexión de género, la justicia social y la interseccionalidad.
Cabe destacar que impartió un seminario sobre transformismo en el Festival Erostreet de Barcelona, en 2019. En abril de 2021 se empeñó en reunir al primer colectivo travesti murciano del s XXI (el Bancal de Candanga). Es cofundadore de la revista de variedades HuertaVisión y ha dejado alguna huella periodística en la sección Disidencias de género de eldiario.es.

@discomalva

Danzas textiles.
El Descendimiento

Roberto Martínez

Taller coreográfico mediante el tacto.

Compartiremos una serie de prácticas que, a través de la manipulación textil, la exploración háptica, el bondage y los cuidados compartidos, ahonden en la capacidad de nuestros cuerpos de producir imágenes plásticas colectivas en un espacio seguro de intimidad.

Partiendo de imágenes de descendimientos vamos a crear situaciones coreográfica que amplíen nuestra capacidad de entrega, activando diversas maneras de tocar y ser tocada.

Target

Este taller está dirigido a personas interesadas en el cuerpo, el movimiento, la danza y la interpretación, así como a diseñadores de moda y artistas, artesanos o escenógrafos que trabajen el textil.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre.
Precio: 80€
Aforo: 15 personas.
Lugar: La Cítrica Activa

Roberto Martínez

Licenciado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, descubre la danza contemporánea gracias a la coreógrafa Idoia Zabaleta. Completa su formación en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla y en el Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse (FR). Creador polimorfo, su búsqueda personal gravita en torno a las artes visuales, la botánica y la performance. Explora la asociación de la danza con diferentes expresiones artísticas como el dibujo, la pintura, la escultura y la creación textil. Entre sus primeras obras, destacan ‘el pintor y la modelo’ y ‘Me, the son’. Ha trabajado como asistente coreográfico, director de arte, escenógrafo y vestuarista para numerosos proyectos escénicos entre España y Francia. Como bailarín y performer ha trabajado con coreógrafos como Abraham Hurtado, Francisco Camacho, Mie Coquempot o Aitana Cordero. Además, forma parte del elenco de bailarines de la exitosa ‘D’après une histoire vraie’ de Christian Rizzo (2013-2023) y ha trabajado con la prestigiosa coreógrafa Meg Stuart entre Berlin y Bruselas para las piezas ‘Atelier III’ y ‘Projecting [Space[‘ (2017-2019). También en Berlin, crea ‘The Nature of Us’ junto a Jared Gradinger y Angela Schubot. Invitado por Rocío Molina crea la Asociación La Aceitera, una plataforma que programa eventos culturales relacionados al flamenco en el entorno rural de Sevilla. En 2021 estrena su primer trabajo escénico grupal como director de escena “Tratado Botánico de Ilustración Coreográfica” donde además de dirigir y bailar, crea el vestuario y la escenografía. Su fuerte interés por la producción textil relacionada al cuerpo le ha llevado a crear vestuarios para Andrés Marín, Vanesa Aibar, Rocío Guzmán, Nina Santes, y también ha creando el vestuario y la escenografía para “Tercer Cielo” de Rocío Márquez y Bronquio. En su proyecto más reciente ha colaborado con Claudia Hill, artista textil berlinesa, en el proyecto colectivo “Convene” dando vida a un telar de 150 años, creado una serie de tapices coreográficos y asiste coreográficamente y crea el vestuario de “Invocation” de Carmen Muñoz y Derek Van Den Bulcke.

@robretomartinez

Una Babilonia
postindustrial

Ane García

Mediante técnicas mixtas de sastrería artesanal y la experimentación artística exploraremos distintos significados de “vestir” y “ser” con materiales industriales y naturales en desuso para crear una segunda piel; una morada.

Propuesta del itinerario.

1- Presentación con breve introducción al concepto de “faneur”, su recorrido histórico por las ciudades y sus materiales.
*Cada participante rescata una historia o elemento de su contexto inmediato y lo emplea como punto de partida para imaginar los volúmenes sobre el cuerpo.
2- Clase de modelado sobre el cuerpo y sastrería experimental: taller de aprox. 2 horas.
* Los participantes comienzan a materializar sus bocetos e ideas bidimensionales sobre prototipos de papel en 3D.
3- Incorporación de elementos industriales como las palmas y el cobre a la experimentación tridimensional, así como otros “elementos trouvés”, que los participantes quieran incorporar a sus diseños y que se relacionen con el imaginario específIco de su proyecto.
4- Propuesta de escanear/ digitalizar/ fotografar/ recontextualizar los diseños mezclándolos con distintos ámbitos artísticos y últimos remates a los modelados y construcción de los prototipos.
5- Presentación conjunta de los “looks” en el medio audiovisual escogido (no defnitivo).

Materiales que aportar por los participantes.

1- Ordenador/ tablet/ teléfon/ dispositivo en el que buscar referencias, recopilar imágenes.
2- Cuaderno tipo sketchbook o carpeta en la que guardar referencias y bocetos para el seguimiento del proyecto.

Del 7 al 9 de noviembre, de 16:00 a 19:00 h.
Precio: 40€
Aforo: 15 personas.
Lugar: Escuela Superior de Diseño

Ane García

Ane García es una joven diseñadora que desarrolla su trabajo en el ámbito de la moda, la indumentaria y la experimentación textil. Sus proyectos toman la noción de “identidad” como núcleo para explorar cómo se relaciona con distintos materiales y métodos de construcción tradicionales.
Durante sus estudios en el London College of Fashion, reimaginó nociones de sastrería artesanal para proyectar la volumetría corporal hacia el exterior. Continuó la búsqueda hacia un cuerpo “mutante” en España, dónde buscó la sostenibilidad en una simbiosis del “cuerpo vestido” con el entorno de las
ciudades y sus materiales. Su colección “Che Fare”, presentada en la pasarela de MoMad en 2022, es ejemplo de esta búsqueda con accesorios elaborados a partir de hojas de palmeras encontradas como “deshecho” en Madrid.
La diseñadora continua actualmente buscando formas de recuperar los ”descartes” de las ciudades. Su última colección “Una Babilonia Posindustrial”, presentada en el Canal de Isabel II en 2023, reutiliza y reimagina el potencial de elementos y materiales de su Euskadi natal.

@a.garcand

Mutar los
bioresiduos

Silvanele Creations

Experimenta y transforma tu residuos orgánicos domésticos en atrevidos y originales biomateriales.

Dinámica y duración.

Introducción/ muestra de biomateriales.  Cocinado en parejas de 3 recetas de bioplastico y biotextil  con gelificantes diversos. / Experimentar con Biohilos de alginato/ Biocompuestos: cocinar y modelar tu propia bioarcilla.

Taller niños

Sábado 21 de octubre de 11:00 a 13:00h.
Precio: 25€ > Niño+adulto
Aforo: 16 personas (8 parejas).
Lugar: Cárcel Vieja

Taller adultos

Sábado 28 de octubre de 10:30 a 13:00h.
Precio: 25€
Aforo: 15 personas.
Lugar: Cárcel Vieja

Silvanele Creations

Nacida en Murcia, Silvanele (1977) es graduada en Arquitectura Superior por la Universidad de Aquisgrán (Alemania) y en Bellas Artes por la Universidad de Murcia.

Premio extraordinario de Enseñanzas Artísticas (2022) por la especialidad de
Escultura en la EA de Murcia y Premio Extraordinario de Fin de Carrera en Bellas Artes (2015), se ha formado desde 1994 en áreas tan diversas como Fotografía, Escultura reciclada, Pedagogía del Arte,… pero la experimentación e investigación con Biomateriales y la producción de obras artísticas ligadas a ellos, en equilibrio con la Madre Tierra y respeto hacia el medio ambiente, junto con la impartición de workshops y seminarios relacionados con este tema, ha ocupado intensamente sus últimos años.

Entre sus exposiciones individuales destaca “El día de las Muertas” (Asamblea Regional de Murcia, Cartagena 2022), “PALMERA-SE UNA VEZ” (Sede de la UMH de Elche, 2023), “Ultramar”, (MUDEM, 2020). En 2018 fue seleccionada en el “53 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura”, Madrid, a la que se suma su participación en 2019 en “Women Celebrating Creativity” (NAWA, New York), o el 2o Premio en “Persistence” en D ́Art Center of Norfolk, Virginia, USA. También ha participado en diversos festivales cómo los de “Mucho Más Mayo” de Cartagena (con la instalación artística de biotextos “LA TIERRA NO NOS PERTENECE” 2023, y el proyecto “Yo tarugo” junto a Ignacio García Moreno, 2021), Festival “Imagina San Javier”, entre otros.
Su última obra de Landart para la I Bienal de arte y naturaleza en Cehegín, finalizada este agosto 2023, “EL PÓRTICO DEL BOSQUE”, resume la filosofía de su práctica artística: “para mí, el arte es una herramienta para conocer el mundo. Un espejo de nuestra realidad, pero también un poderoso motor de nuestra lucha por materializar el cambio hacia mejores sociedades, más humanas y sostenibles, en armonía con la Madre Tierra”.

@silvanele.creations

Leviatán

Andrea Carrión

Tutor: Begoña Ruiz

Queriendo explorar la idea del origen, Andrea parte de una visión primigenia en el movimiento que le ha llevado a la evocación de un ser fantástico y algo monstruoso que no pertenece a este Mundo, la criatura.

Fruto de una necesidad de trascender los límites del cuerpo humano para acceder a algo más oculto, altera los apoyos primarios para modificar el movimiento en búsqueda de un estado de precariedad y deformación.

La criatura además representa la parte de nuestra psique cruda y desfigurada que nos acerca a las pulsiones más atávicas.

Andrea Carrión

Andrea se ha formado entre Cía. Teatro 0, Conservatorio profesional de danza de Murcia, EDCM (Montreal, Canadá) y FIC Eva Bertomeu, Valencia. Y con maestros como Isabel Lavella, Miguel Ángel Punzano, Mark Young entre otros.
Entre algunos de los proyectos para los que ha trabajado destacan Litlle M de Anders Duckworth y The place, Londres; Perpetum Mobile Damiano Ottavio Biggi, bailarín Thanztheater Wuppertal Pina Bausch; La raya imperceptible de la aurora, coreografía por Antes Collado. Ha presentado su trabajo coreográfico en festivales de Canadá, Nueva York y España. Su último trabajo Más allá de la muerte ganó el festival CreaMurcia 2021.

Premiada con el mecenazgo a joven promesa de los premios Alfonso X 2023. Es parte de la compañía Cía. Groetsch Tanz en #NoName y trabaja con Tina X siendo una de sus XGirls.

Actualmente se encuentra trabajando con Paco Macià dentro de la Cía. Ferroviaria en la creación de su próximo solo y en la producción de Fiera parda sensible junto a la coreógrafa, bailarina e intérprete de flamenco Ángela Carbajo apoyada por el Centro Párraga de Murcia.

@andreacarriongarcia

Des-Imagen

Arturo Méndez

Tutor: Jorge De La Cruz

Este proyecto, titulado Des-Imagen, tiene su origen en el estudio de las imágenes, cómo las consumimos e interpretamos y la relación que se establece con el espectador y la percepción de lo real.

A través de la pintura, el proyecto trata de reflexionar sobre el concepto de imagen fotográfica más allá de lo que representa, otorgándole una “inquietante extrañeza” que evidencie el velo que dificulta nuestro modo de ver. Mediante la ocultación, fragmentación y distorsión de este imaginario de referencias visuales que conforman nuestra memoria colectiva, surgen formas espectrales y fantasmagóricas, dejando pequeños vestigios abiertos a la interpretación por parte del espectador; hecho que se asemeja a nuestra forma habitual de consumir información.

Las formas que se pueden observar en estas obras parten de un extenso archivo de imágenes que han tenido una gran trascendencia mediática, por lo tanto, han establecido un paradigma social. Sin embargo, permanecen ocultas tras un proceso de “ruptura de la imagen” donde la pintura tiene especial importancia, pues tiene el propósito de descontextualizar y reutilizar con el fin de crear nuevos significados, poniendo en duda el relato establecido. Durante este proceso de ruptura, la imagen pierde su significado original debido al grado de abs- tracción que puede alcanzar, generando una fuerte sensación de incertidumbre ante la imposibilidad de ver y el deseo de conocer.

Arturo Méndez

Arturo Méndez (1988) es un artista plástico y visual nacido en Librilla, Murcia. Desarrolla sus estudios artísticos en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, donde realiza el Grado en Bellas Artes y el Máster en Producción y Gestión Artística. Algunas de sus exposiciones individuales y proyectos más relevantes son, Cruor (Galería Leúcade, Murcia, 2020), El Vuelo de la Mosca (Centro Párraga, Murcia, 2019) o Dualidad(es), comisariada por Lorena Amorós (Sala ES/UM, Murcia, 2017).

Además, ha participado en varias exposiciones colectivas entre las que podemos destacar el festival Art Battalion Fest (Galería WhiteLab y Edificio España, Madrid, 2022- 2021), Cromática; Bienal de arte joven (Centro Cultural Ángel Valente, Ourense, 2022), XXVII Bienal de Pintura Vila de Paterna (Gran Teatre Antonio Ferrandis, Valencia, 2022), los XXI Encuentros de Arte Contemporáneo (MUA, Alicante, 2021), In Tabula Pictos (Centro Párraga, Murcia, 2018) o Cuerpos Dóciles. Conductas Cautivas (Centro Cultural Puertas de Castilla, Murcia, 2017). A lo largo de su trayectoria artística ha sido galardonado con premios como el primer premio de Artes Plásticas en el Certamen Crearte (Molina de Segura, 2020), primer premio en el Certamen Creamurcia, modalidad Artes Plásticas (Murcia, 2018) o primer premio de dibujo en Convocatoria Jóvenes Creadores (Ciudad Real, 2018), entre otros.

@arturomendez_art

Caligrafía
experimental

Jose Cuerda

Estudiaremos los conceptos de los caracteres para entender su mundo y poder crear nuevos especímenes únicos y expresivos a través de la caligrafía.

¿Que es la caligrafía?

La caligrafía es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada, siguiendo diferentes estilos.

¿Por qué?

Saber escribir bien ayudará en el desarrollo académico de los más pequeños.
No sólo sirve para aprender a escribir, sino que también es una herramienta para el desarrollo motriz y un arte para poder expresarse.

Materiales

Estudiaremos los conceptos básicos de la anatomía de la letra: proporción, peso, contraste, inclinación, forma y serif. Como herramienta utilizaremos el pincel plano con tintas sobre un papel blanco verjurado.

Metodología

Comenzaremos con los conceptos principales para soltar la mano y entender las formas de los caracteres. Trabajaremos con el movimiento, control, velocidad, inclinación pero también con lo casual, el descuido y la imperfección. La experimentación y la evolución nos llevarán a nuevos caminos y fromas caprichosas y fascinantes. En todo momento yo estaré explicando, guiando y aclarando vuestras dudas para formar signos llenos de encanto y experividad.

Una vez entendido y practicado en todas nuestras hojas estaremos preparados para nuestra obra grupal de gran formato. Actuaremos todos sobre un gran papel para crear una pieza en la que las letras se relacionan formando una pieza única e irrepetible.

Programación

• Presentación (15 a 20 minutos)
Historia hasta nuestros días
• Explicación y práctica caligráfica (2 horas)
• Descanso (15 minutos)
• Realización de nuuestra obra colectiva (1 hora)

Jueves 26 de octubre de 16:00 a 19:00h.
Precio: 50€
Aforo: 15 personas.
Lugar: Cárcel Vieja

Jose Cuerda

Tras estudiar en la Escuela de Artes de Orihuela y Murcia Jose Cuerda participa en diversos certámenes y concursos en los que hay que destacar el Primer Premio al concurso de Artes Plásticas de la campaña Región de Murcia Joven y el Segundo Premio en el Certamen Premio Caja de Jaén de Artesanía. Es becado a estudiar en el Instituto Gaetano Ballardini de Faeza en Italia durante tres meses. En 2001 colabora con el escultor Adriano Leverone en Génova, Italia. Expone su obra Artística en diferentes salas de la provincia de Alicante, Castellón, Murcia, Segovia y Madrid.
En su faceta como diseñador gráfico del año 2001 al 2006 trabaja en el estudio WHAT bajo la dirección creativa de Antinio Mora. También trabaja en diferentes empresas como responsable del departamento de diseño en la que hay que destacar Koala Bay y Tarsa comunicación ambas ubicadas en Elche.
A partir 2009 se interesa por la caligrafía y el lettering asistiendo a cursos con Oriol Miró y Keith Adams para aprender esta disciplina. Desde 2020 imparte talleres de caligrafía/lettering de manera profesional y realiza murales para diversos ayuntamientos con el tema de las letras.
En la actualidad compagina su actividad de diseñador gráfico con su actividad artística y docente que está centrada en el estudio de las tipografías, letras y caracteres como tema principal para su obra.

@josecuerda_

Crea tu joya

Raquel Castillo & Rocío Marín (Antorchadplata)

Raquel Castillo y Rocío Marin (antorchadplata) son dos joyeras contemporáneas de la ciudad de Murcia, que se han unido con el propósito para hacer la joyería más accesible al mundo.

A través de la técnica de la cera perdida, una de las más antiguas dentro de este oficio, se busca acercar este mundo a la población de una forma sencilla y sin necesidad de ningún tipo de experiencia, ayudando a desarrollar la creatividad y el diseño para poder crear una joya de forma totalmente personalizada.

Dinámica y duración

Este taller está planteado con una duración de tres horas. Se explicará brevemente el proceso de cera perdida, los tipo de ceras (dura, media y blanda) y formas de trabajarlas (fundido, añadido, granulado, grabado y texturas)  y posteriormente  se atenderá a cada alumno con su idea de diseño y la manera de resolverla y se empezará el modelado de su pieza en cera. Se aconseja que se realicen piezas como anillos o colgantes y que no sean de gran tamaño. Una vez terminadas las piezas nosotras nos encargaremos del proceso de fundición, lijado y pulido de las joyas en plata y se entregarán unas semanas después.

Materiales y necesidades

Bisturís y cutex, manteles de hule individuales, velas para calentar la cera, soldador de estaño y de cera, reglas, folios y lápices, limas, limatón, papel de lija, cera de diferentes durezas, rodillo, buriles y herramientas de dentista para tallado.

Miércoles 15 de noviembre de 16:00 a 19:00h.
Precio: 75€
Aforo: 8 personas.
Lugar: Escuela Superior de Diseño de Murcia

Raquel Castillo & Rocío Marín

Raquel y Rocío son dos joyeras contemporáneas murcianas. Ambas realizaron su formación como técnicas en joyería y orfebrería en su ciudad.
Rocío continuó directamente con sus estudio en joyería en la Escuela de Artes de Murcia, realizando sus prácticas de empresa con una beca en Lisboa, con un famoso diseñador de joyería de pasarela. Fundó su marca de joyería contemporánea Antorcha de plata hace cinco años, uniendo artesanía y diseño de joyas inspiradas en emociones, iconos y naturaleza. Mutable y sensible, comercio local con producción sostenible de piezas escultóricas realizadas en plata.

Raquel, tras su primer grado, se mudó a Londres a trabajar en una joyería. Allí tenía un taller en su habitación, realizó prácticas como asistente de artista, visitó exposiciones y de esta manera fue descubriendo la joyería contemporánea. tras 3 años viviendo allí, volvió a Murcia para continuar sus estudios en la Escuela de Artes, mejorando en diseño y materialización de las emociones a través del arte. Finalizó su formación con unas prácticas becadas en Estonia con un reconocido joyero. En 2021 arrancó con su marca de joyería artesanal contemporánea Raquel Castillo.

Ambas afianzaron su alianza gracias a CreaMurcia 2022, donde Rocío resultó ganadora en Diseño de Moda y Raquel recibió un Accésit.
Las dos joyeras se han unido con el propósito de hacer la joyería más accesible a la población de Murcia con sus talleres Crea Tu Joya, sin necesidad de ningún tipo de experiencia, ayudando a desarrollar la creatividad y acercando la técnica de este oficio.

@raquelcastillojoyeria
@antorchadplata

Tachnia

Roxana Rosas

Tutora: Marieta

El concepto de TACHNIA es demostrar como dos culturas tan distintas y distantes entre si, pueden general un resultado homogéneo, esta vez en modo de colección de moda.

Un grupo de Geishas y karatekas japoneses viajan a Berlin para realizar una exhibición de sus disciplinas en un evento celebrado en Berhgain- Panorama Bar. Es allí donde surge un choque cultual entre japoneses y alemanes; La ropa, la música, los modales, todo lo relacionado con la cultura contraria crea interés en el otro grupo.
Durante la exhibición de Kata de los karatecas, el hard techno empezó a escapar por el altavoz. Fue entonces cuando algo inédito sucedió, los alemanes se lanzaron a la pista bailando con pasos firmes de techno, los karatecas seguían su exhibición que casaba con el ritmo de aquel techno.

Las geishas miraban asombradas, no entendían lo que estaba sucedieron, pero fue entonces cuando sintieron la necesidad de sentirse liberadas, y se lanzaron a la pista bailando techno. Algunas de ellas se abrazan a los fuction one, nunca antes habían sentido las vibraciones que esos altavoces trasmitían y eso las hacia sentir liberadas, empezaron a intercambiar sus batas por los arneses de las alemanas, los abanicos lucían espectacular en las manos de ese alemana que bailaba duramente sin cesar. Arne no podía creerlo, la mezcla cultural se estaba dando.

Roxana Rosas

Roxana Rosas Meza es una diseñadora de moda, murciana con raíces ecuatorianas. En 2017 comenzó su formación como diseñadora de moda en la Escuela Superior de Diseño de Murcia. En 2019 continuó su formación en la Accademia Belle Arti di Napoli, donde su interés por una moda, más experimental y conceptual, la llevaron a crear sus primeras colecciones, en búsqueda de una autoformación en el ámbito del patronaje y la confección. Roxana se considera una apasionada de la cultura techno y la moda berlinesa, lo que la empujó a realizar sus prácticas en Berlin, adquiriendo conocimientos y experiencias que busca plasmar en futuros proyectos. En la actualidad, Roxana Rosas reside en Murcia donde es profesora y Co fundadora de ESTUDIO 811, una academia de patronaje y confección. Además, es diseñadora y directora creativa de la marca de ropa D.R- Eleven. Los trabajos de esta diseñadora se caracterizan por tomar el minimalismo y lo conceptual como la base de sus colecciones, que ofrecen como resultado prendas pulidas y con cada detalle trabajado con la finalidad de hacer llegar un mensaje al usuario.

@d.r.eleven

Gelatina y Gloss

María Rojas

Tutores: Leafhopper

Este proyecto analiza desde diferentes perspectivas históricas un territorio alterado por el consumo y llevado al colapso por un capitalismo en constante aceleración.

Gelatina y Gloss recorre espacios sagrados para nuestras culturas ancestrales, modificados por la acción humana, comenzando esta asimilación del territorio desde una perspectiva que redefine los conceptos de natural y artificial.
Este proyecto en proceso está desarrollado en el Malpaís de Güimar, situado en la isla de Tenerife. Atravieso un paisaje sagrado para la cultura guanche mediado por otro de los símbolos representativos de las islas, la Strelitzia, una flor icono del territorio insular pero de origen Sudafricano, una especie introducida en la islas en 1773 por el afán de introducir especies exóticas en la botánica europea, por las características tropicales de las islas, desarrollándose exitosamente y convirtiéndose en un elemento icónico del territorio.
Es un claro ejemplo de cómo la acción humana, modifica el territorio hasta asimilarlo como propio, como natural, haciendo del paisaje un entorno híbrido y mutante.

Mediante estas premisas me dispongo a recorrer este espacio reconvertido en un reclamo turístico para la localidad de Güimar, en busca de una mutación ficcional en la que imagino paisajes plásticos, viscosos, llenos de elementos especulativos que imaginan futuros próximos, de coexistencia entre diferentes elementos mutados por nuestra acción invasiva.
Un mundo de microplásticos, de rocas en proceso de metamorfosis desfiguradas por el calentamiento global, mundos derritiéndose en un paisaje de fuego y agua.
Gelatina y Gloss nos muestra realidades pegajosas y brillantes, residuos y convivencia en un mundo en constante cambio y evolución con una mirada puesta en la ciencia ficción.

María Rojas

María Rojas, Zaragoza 1987. Artista e investigadora. Su trabajo se centra en explorar los límites del lenguaje y el espacio virtual ligado a las materialidades que lo rodean.

Trabaja desde el borde que separa la imagen fotográfica frente al objeto y su espacialidad. Su incursión en terminologías postnaturales le ha llevado a comenzar una investigación sobre paralelismos y analogías entre redes de información natural y redes digitales.

Es técnico de escultura por la Escuela de Arte de Zaragoza, licenciada en Bellas Artes por la UCLM y el Instituto Superior de Arte de La Habana dónde participa en su 11na Bienal. Posteriormente se traslada a Madrid para cursar el máster en desarrollo de proyectos fotógraficos en Blank Paper dónde produce ‘Login’ proyecto finalista de varias ediciones de Fiebre Photobook y expuesto en lugares como, Jääl Photo, Blank Paper exposición individual comisariada por Fosi Vegue, Guatepoto festival, Ficciones verbicovisuales comisariada por This is Jackalope y Photoespaña con ‘Upload-Download’.

Además ha expuesto de forma individual en la Galería Antonia Puyó. Actualmente es doctoranda por la UCLM y durante los últimos años ha vivido en lugares como Berlín y Tenerife trabajando como fotógrafa y gestora cultural. Como ponente, ha impartido charlas sobre procesos creativos en El Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha trabajado como comisaria para EXP20 Barcelona. Actualmente codirege Cyclo, proyecto artístico financiado por las ayudas Injuve de la Comunidad de Madrid.

@maria_rojascap